中国画的种类

中国画的种类及其主要特征,是鉴赏中国画首先需要了解的基本知识。中国画的门类很多,其区别方法也不相同。如果以题材内容来分,有人物、山水、花鸟三大类;若以表现方法来区别,可分为工笔、写意、兼工带写。写意又可分为大写意和小写意。按照绘画的社会功能和使用形式的不同,中国画可以分别列入壁画、年画、宣传画、连环画、组画、单幅画和插图之中。如果以作者身份来区分,宫廷职业画家的作品称为院体画,士大夫、文人的作品称为文人画(或士大夫画),画工画的作者是以绘画为专业的民间艺人

(又称丹青师傅)。此外还有用手指画的指头画,用油漆绘成带有工艺与装饰性的漆画,以及界画、铁画、扇面画等多种,中国画还有卷轴、册、屏等多种装裱形式。

上述各门类、画种限于篇幅不能一一阐述,只选最常用的主要几种介绍如下:

工笔,就是运用工整、细致、缜密的技法来描绘对象。工笔又分为工笔白描和工笔重彩两类。工笔白描就是完全用墨的线条来描绘对象,不涂颜色。白描本来大抵是用来打草稿的,宋代画家李公麟把它发展成独立的画种,他的白描如行云流水,变化无穷丰富,有很强的表现力。他画的《五马图》, 人和马都用单线勾出,比例准确,肌肉骨骼的结构清楚,甚至马的毛色所具

有的光泽也细致地表现出来,动态极为生动,是古代第一流的白描作品。工笔重彩,就是指工整细密和敷设重色的中国画。在中国绘画的早期,工笔重彩占有主要的地位。湖南长沙马王堆汉墓发现的帛画、都是道地的工笔重彩, 特别是轪妃墓的 T 形“非衣”,构图巧妙,线描精细,设色绚丽,显示了当时工笔重彩达到了高度的成就。古代绘画普遍使用丹砂和青绿之类的重彩颜料,因此称绘画为“丹青”,由此可见工笔重彩在古代绘画中的重要地位了。

什么叫写意画呢?这是与工笔画相对而言的一种画法。它要求用粗放、简练的笔墨,画出对象的形神,来表达作者的意境。据传唐代的时候,玄宗命令画家李思训和吴道子,一起在大同殿描绘嘉陵江的山水。李思训是擅长工笔重彩的,他用了几个月的工夫完成这幅壁画。吴道子则在一天之内就画成三万余里的嘉陵山水,这可以想象,他不可能用工笔重彩的技法来画,一定是比较粗放、简练的。这说明那时的绘画已经有了工笔、写意的区别了。到了宋代,苏轼提出“士人画”,主张画画“不求形似”,而应写情寄意, 以表达作者主观的思想感情。他留下的绘画作品只有一幅《枯木图》,画一株枯树、一块顽石,石后露出一、二枝竹子,树下几根细草。这幅画抒发他政治上不得意的思想感情,但大书法家却给以极高的评价,说枝干“虬屈无端倪”,石“亦怪怪奇奇,如其胸中蟠郁也”。元代以后,笔法简练、造型生动、酣畅淋漓、讲究意趣的写意画大盛。这样,写意画就同遵守传统、恪守法则的工笔画形成了风格迥异的两大派,长期地在画坛上争相辉映,代代地相传下来。

不过,长期以来,在画坛上也存在着一味崇尚写意画,蓄意贬低工笔画的倾向。持有这种偏见的文人画代表是明代的董其昌。后来有人阐述他的主张,说:“画有士人之画,有作家之画。士人之画,妙而不必求工;作家之画,工而未必尽妙。故与其工而不妙,不若妙而不工。”他把文人和作家对立起来,把写意和工笔对立起来,明显地表明轻视工笔的态度。这种错误思想一直延续到今天,把工笔画看成是低一等的艺术,甚至一些青年人学画不从工笔着手,以横涂竖抹为能事,这是十分错误的。

壁画,中国壁画的历史,一定比帛画还要悠久得多。据历史记载,自商周到汉唐,壁画是十分盛行的。那时的宫殿、寺观、石窟、衙署、学府、旅舍以及墓室的壁上都画着图画。题材包括圣贤、忠烈、现实人物、天地鬼神、山灵海怪以及山水、花鸟、走兽,真是“品类群生”、“曲尽其情”。以后, 壁画也始终是建筑装饰中的重要部分。

我们能看到的壁画,最早的是秦汉的遗物。洛阳发现的一座西汉墓的壁画,是用长卷的形式描绘了墓主夫妇升天时的情景。

现存古代壁画,闻名于世的是敦煌莫高窟壁画,开创于前秦建元二年(公元 366 年),历经北魏、西魏、隋、唐、五代、宋、元诸代。历朝都有建造, 以唐代最盛。现在还有保存着历史壁画和雕塑的洞窟四百九十二个,是世界上最大的佛教艺术宝库之一。其中,以表现佛祖释迦牟尼前身所谓“舍己救人”为题材的“本生故事”占有突出地位。如“萨埵那太子本生”的“舍身喂虎”,就是描绘释迦牟尼的前身——萨埵那太子牺牲自身去喂母虎的故事。萨埵那和他的两兄弟到山中去出游,看见一头母虎因为饥饿准备吞噬小虎, 太子满怀恻隐之心,就自刺身死,投身喂虎。画面上的太子,闭着眼睛,低着头,镇静地躺在虎口下,像是完全出于自愿的慈悲心肠。从这个例子可以看出,壁画主要是用形象化的方法来宣扬佛教的教义。但是,也有许多作品

反映了当时人民的社会生活,如农事、渔猎、营造、推磨、舂米、制陶等。有一幅北魏的《狩猎图》,画的就是我国西北地区游牧民族狩猎生活的一个场面。其中一个人跃马张弓,向扑过来的猛虎射去;另一个人纵马奔驰,追逐一群黄羊似的野兽,画面中还有其它许多野兽,运动感非常强,气势磅礴。敦煌壁画在艺术上有一个发展的过程,南北朝主要是佛教故事画,在风格技巧上继承了两汉绘画的传统,又明显地吸收了印度佛教美术的特点。到了隋代,外来艺术逐渐被融化为中国风格。到了唐代,敦煌壁画已发展成高度的典型的具有中国气派的艺术。唐代敦煌壁画的主要内容是“经变”,即形象化地宣扬佛经故事。莫高窟就有一百多幅《西方净土变》。“西方”即指“西方极乐世界”;“净土”就是清净的佛国。《西方净土变》往往场面宏伟, 以阿弥陀佛为中心,四周围绕着大小菩萨。此外还有伎乐、飞天和飞禽走兽、楼台殿阁,呈现出一片花团锦簇、气象万千的景象。这幅画想象力丰富,但实际上是当时等级森严的封建制度和地主贵族享乐生活的“变相”反映。

建国以后陆续发现的唐代墓室壁画,多数在陕西西安附近。李寿、李贤、李重润、李仙蕙等人的墓中有大量的壁画,内容包括人物、飞禽、走兽、山水、建筑及生活用具。其中最精采的是描绘宫廷人物的作品,它是我们研究唐代的历史、文化、生活的形象资料。如李仙蕙(永泰公主)墓中的《宫女图》,从不同角度刻画了一群宫女的种种神态,着重表现她们丰腴、端庄、豪华、拘谨、寂寥、空虚的外貌和内心特征。形象优美,结构严谨,线条流利,色彩艳丽,在技巧上有很高的水平。

山西芮城永乐宫壁画是元代的杰作。它是我国保存较好、具有高度艺术水平的古代壁画。民间传说“八仙”之一的吕洞宾就生长在这一带,永乐宫的壁画是表现众神朝拜老子及吕洞宾等传教施法的道教故事。画在主殿三清殿的《朝元图》规模最大,庄严宏传,气势非凡。全图分布在大殿四壁,以八个主像为中心,一共画了二百八十六人,每个人高达三米以上。在这些群像中,主像庄严肃穆,玉女温文秀丽,武士须眉飞动,真人翩翩欲仙,无不真切动人。对浩大行列的描绘,作者巧妙地处理了人物之间的相互呼应关系, 有的正视凝神,有的转身对语,有的左右顾盼,有的侧耳倾听,使之成为一个既统一又有变化的整体。在技巧上继承并发展了唐宋壁画的传统方法,用笔简练、圆浑、有力;色彩灿烂而沉着,富有装饰性。另外两殿有些像连环画和民间风俗画,内容具体复杂。在这些壁画中,留着作者马君祥父子、朱好古与门人李弘宜、张遵礼等人的题名。这些名人不见史籍的民间画工,很好地继承了我国古代绘画的优秀传统,并作出重要贡献!

太平天国的壁画是十分盛行的。它的内容往往是同革命联系起来的,可惜大部分已经毁去,现在南京、苏州等地还有遗迹数十处。南京堂子街的《防江望楼》、江宁方山的《守城图》、绩溪的《攻城图》、金华的《望楼》, 描绘了太平军攻守时的英勇场面,歌颂了反帝反封建的雄伟气魄。

兼工带写(或称小写意):是工笔、写意二者兼用的画法,近些年由于工笔过分细腻、费工,专画工笔画的人逐渐减少,很多擅长工笔的画家,取工笔、写意两者之长,改用兼工带写作画。

人物画:以表现人物形象和事迹为主要题材内容的绘画,统称为人物画。因题材类别不同,又可分为道释画、仕女画、肖像画、风俗画以及历史故事画。由于表现方法、样式的区别,又分若干类别。刻画工细,勾勒着色者称工笔人物;纯用线描或稍加墨染者称白描人物画;在以线描勾勒的基础上施

以浓重的颜色,称为工笔重彩人物;另外以墨为主,略施淡色者称为工笔淡彩。写意人物画是以简练、概括的笔墨,着重描绘人物意态神韵。如以简笔人物著称的宋代人物画家梁楷,变细笔白描为水墨逸笔,力求单纯简括,“遗貌取神”,其难度大于工笔。

我国人物画发源最早,据《孔子家语》记载,在周代即有劝善戒恶的历史人物壁画,战国楚墓出土的《人物龙凤》帛画是已知最早的独幅人物画作品。魏晋、隋唐是人物画重要的发展时期,如曹不兴、顾恺之、陆探微、张僧繇、阎立本、吴道子、张萱、周昉、孙位等都是在中国美术史上对人物画作出卓越贡献的重要画家。五代两宋时期,由于皇室贵族及文人士大夫积极参加绘画的实践和理论研究,开始形成了文人画的体系。元代的绘画,由于主流转入山水和花鸟,人物画走向衰微。明清人物画中既有擅长白描人物的陈洪绶,又有华岩、黄慎、罗聘等善画写意人物的画家。晚清“海上三任”

(任熊、任薰、任颐)对写意人物画的风格和技法又有了新的发展。

山水画:以描绘自然风景为主体的绘画称为山水画。举凡名山大川,田野村居,城市园林,历史名胜,宫殿楼台,舟船车马,均可入山水画。若再细分还可分为水墨、青绿、金碧、浅绛等。界画在十三科中列为“界画楼台” 一科,也有把界画划入山水画支科的。

水墨山水,即是用水墨而不着色所画的山水画。水墨山水传说起源于唐代诗人画家王维。传为他写的《山水诀》中说:“夫画道之中,水墨为最上, 肇自然之性,成造化之功。或咫尺之图写百千里之景,东西南北,宛尔目前, 春夏秋冬,生于笔下。”即以水墨画作为表现自然,最能得心应手,最能小中见大,超越时空,作者可以充分挥洒,收到多姿多彩的笔情墨趣,其层次之多和意外之变化,都是任何色彩所难于奏效的。

青绿山水,又可分为大青绿与小青绿两种。隋代展子虔的《游春图》被认为是中国最早的青绿山水。唐代李思训、李昭道父子把青绿山水的格式固定下来。青绿着色重在渲晕得法,薄中见厚,浓中见雅。大青绿所使用的颜料种类比较多,从主要的基调看,以石青、石绿为主色,看去辉煌庄重,有欣欣向荣、草木华滋之感。小青绿主要区别于用墨与青绿敷染的比例大小, 小青绿也有在浅绛设色的基础上,部分施染青绿的。小青绿比较灵活,表现方法渐趋多样。大青绿要求工整典丽,小青绿可用兼工带写,手法轻松活泼, 现在多数山水画家喜欢采用小青绿画法。

金碧山水:是青绿山水中另一种着色形式,即以石青、石绿为基础,最后在轮廓处勾金,通过这道金线,像彩绘藻井一样,把山水画装饰得更为绚丽辉煌。在描绘浓艳的夕照晚景,体现出山岩边际的一层金光,增强日照之气氛,在突出的山石表面薄罩一层金粉,或用胭脂、白粉烘托艳阳秋色,使青绿与金碧相映生辉。

浅绛山水:是在水墨勾勒皴染的基础上,敷设以赭石为主色的淡彩山水画。早在五代时董源的画迹中已经看到了浅绛山水的开端,到了元代黄子久又继承了董源之法,才把浅绛设色的格式全面形成。明代沈石田、清代王原祁,都专用这一格调高雅的形式作画。

界画:是以表现建筑物为其主要内容的画科,用又长又直又均匀的线条, 表现亭台楼阁之类的古典建筑。只用手勾线,很难画直、画平,必须借助于界尺,故名为界画。如宋代郭忠恕,元代王振鹏、李容瑾,明代仇英,清代的袁江、袁耀,都是界画名手。

花鸟画:是以动植物为主要描绘对象,并具有鲜明的民族特点的中国传统画科。再进一步细分,还可分为花卉、翎毛、蔬果、畜兽、草虫、鳞介等支科。通过对自然生物的描绘抒发作者的思想感情,体现时代精神,间接反映社会生活,具有较强的抒情性和寓意深刻的内涵。花鸟画以描绘方法的精细或奔放分为工笔花鸟画和写意花鸟画,由于使用水墨与色彩上的差别,还可分为白描花鸟、水墨花鸟、浓墨花鸟、设色花鸟以及设骨花鸟等。

我国花鸟画有悠久的历史,原来花鸟画依附于装饰绘画之中,早在六七千年以前,新石器时代的彩陶器皿上常见的花卉、飞鸟、奔鹿、跳蛙、草木枝叶等各种图案纹样,但尚未成为独立的艺术作品。战国、秦汉的墓室壁画、画像石刻,虽以描绘人物活动为主,仍离不开花木禽鸟作陪衬,如长沙出土的 2000 多年前的战国帛画《人物夔凤图》就有龙凤形象出现。两汉六朝时, 花鸟画初具规模,美国纳尔逊·艾京斯艺术博物馆所藏东汉陶仓楼上的壁画

《双鸦栖树图》,是已知最早的独幅花鸟画。

花鸟画正式成为一门独立的画科,始于初唐,成熟于五代和两宋,此时曾出现以西蜀黄筌为代表的宫廷画家,为适应宫廷的需要,画风工整细致, 富丽堂皇,善作珍禽异卉;在画院外,南唐徐熙擅长汀花野鸟,用水墨淡彩, 富有野趣,为设骨花卉开山鼻祖。因徐、黄二人境遇不同,画风迥异,故有“黄家富贵、徐家野逸”之说。

元明两代文人画兴起,徐、黄二体受到冲击,失去昔日光彩。清初复古空气笼罩画坛,宫廷崇尚徐黄,绮丽甜俗,毫无生气。恽南田宗法徐熙的色粉没骨,形成柔弱婉约的“常州画派”;沈铨师黄家勾线填彩,以精密妍丽见长,影响远及日本。他们虽具功力,却缺少创新。与此同时,朱耷(八大山人)、石涛异军突起,八大的水墨花鸟简括凝练,形象夸张,风格狂怪, 构图新奇;石涛笔墨恣肆,极尽变化,主张“笔墨当随时代”,强调要有自家的独特风格。朱、石二人反对摹古,提倡革新,为气息奄奄的花鸟画带来生机,对后世影响很大。“扬州八怪”对笔墨技巧的解放与发展,以及追求艺术个性化也作出了一定的贡献。近代画家吴昌硕通文史、精书法、善金石, 远取徐渭、朱耷,近效赵之谦诸家。诗书画印熔铸一体,刚健雄放,色墨交融,把写意花鸟画推到一个新的高度。齐白石将笔墨简赅的大写意花卉与工整细致的草虫融为一体,具有强烈的节奏对比,并吸取民间艺术的色彩,既有文人画的高雅气质,又富有民间画意味,生活气息浓厚。潘天寿以骨法用笔为主,多作线条勾勒,糅合八大、八怪诸家之长,构图雄奇,气势夺人, 在致力于花鸟与山水的结合方面,取得卓越成就。此外,郭味蕖、陈之佛、于非暗、王雪涛都是近代花鸟画的大家。